NAPOLI
- Da amante delle sagre e di borghi, a settembre 2016 ero a Tornareccio (Chieti), la città del
miele e del mosaico, e mi affacciavo nei vari stand degustando i pregiati mieli
dei produttori locali, quando mi ritrovo a commentare con la signora Miralda ed
il marito, anche loro in visita, dell’evento. Una parola tira l’altra, e vengo
a conoscenza del figlio, Mauro
Patricelli, un grande e noto compositore che vive in Danimarca. Inizia così uno scambio di informazioni per e-mail. Dopo
6 mesi l’ho incontrato a Napoli,
nella perfetta cornice del Teatro San
Carlo. Pertanto, quest’intervista ha il fine di promuovere attenzione per
attirare ascoltatori in un territorio di ‘nicchia’ come quello dell’Abruzzo e Molise, e non solo. Ho voluto, inoltre, dare rilievo alla visione
italiana dell’artista da un punto di vista politico/culturale. Seduti
nell’Opera Café del Teatro, parto con la prima domanda fondamentale.
Chi è Mauro Patricelli?
Sono
nato ad Ortona sulla costa e
cresciuto a Tollo (Chieti), un paese
di circa cinquemila abitanti. Gli studi musicali li ho iniziati abbastanza
tardi in Abruzzo, inizialmente come pianista classico e contemporaneamente,
dopo aver terminato il conservatorio a 19 anni, ho continuato gli studi di
perfezionamento ad Imola nell’Accademia pianistica frequentando, al tempo
stesso, l’università, combinando la musicologia con la storia orientale e
soprattutto con l’etnomusicologia e l’antropologia musicale. Queste discipline,
in particolar modo l’etnomusicologia, sono entrate nel mio background formativo
influenzando profondamente il mio approccio alla musica e alla composizione. Da
ragazzo ero soprattutto interessato alla musica classica e rock e non provavo
alcun interesse per la musica popolare - musica di tradizione orale - che in
Abruzzo, all’epoca, era rappresentata, principalmente, da cori folkloristici
che proponevano una versione della musica popolare rielaborata in chiave
semiecclesiastica. Spesso i direttori di cori appartenevano al mondo
ecclesiastico. Il primo impatto autentico con la musica popolare abruzzese fu
all’università di Bologna dove,
studiando etnomusicologia, ebbi accesso a documenti e registrazioni effettuate
in Abruzzo risalenti alla metà degli anni ‘50. Quel tipo di canti e di suoni mi
erano del tutto ignoti. Quindi l’aspetto paradossale stava nel fatto che, nonostante
le mie origini, fu proprio l’esperienza universitaria a farmi scoprire la
musica tradizionale abruzzese e a restarne affascinato.
Quando, nel corso dei tuoi studi,
hai compreso che la musica era la strada che avresti percorso?
La
musica ha iniziato ad interessarmi presto e il primo strumento in mio possesso
fu la chitarra. L’unico musicista di famiglia era mio nonno, che suonava
l’organetto diatonico, il ddu’ bbotte
(in dialetto abruzzese), e lo suonava solo in occasione delle feste con una
certa insofferenza da parte della mia famiglia, in quanto ripeteva sempre gli
stessi pezzi. A me invece impressionava la sua abilità digitale e la potenza
dello strumento. A posteriori compresi che, in quelle occasioni, si manifestava
una frattura culturale tra il mondo contadino di mio nonno in cui la musica
aveva un valore rituale, per cui la ripetitività serviva a generare una sorta
di ipnosi collettiva, e quello della musica ‘moderna’ dal valore di
intrattenimento. Dopo un periodo adolescenziale di grande passione per la
musica rock, che tuttora conservo, la musica classica divenne il mio interesse
principale, seguita dal jazz e dalla musica contemporanea. Da qui ho iniziato a
comporre subito, in maniera privata, e poi professionalmente più tardi, dopo
circa dieci anni di attività come pianista interprete.
Compositore e pianista italiano,
attualmente vivi a Copenaghen ed il tuo cuore è fortemente legato all’Italia, e
in particolar modo all’Abruzzo. Perché questa scelta di andar via e di vedere
nella Danimarca il centro di gravità per la tua musica?
Ci sono tanti motivi. Il primo spostamento per me
importante, dal punto di vista culturale, fu lasciare l'Abruzzo e andare a
vivere a Imola per studiare. A Imola
c'è un'importante accademia pianistica che frequentai dopo il conservatorio e
il liceo scientifico in Abruzzo. Il mio soggiorno a Imola, in cui combinavo gli
studi di perfezionamento pianistico e quelli universitari presso la Facoltà di
Lettere a Bologna, fu quasi un
trauma culturale e che innescò un senso di non appartenenza. Non mi sentivo più
del tutto abruzzese e allo stesso tempo non mi sentivo bolognese. A Imola
iniziai a lavorare come insegnante di pianoforte per poi diventare direttore
della scuola comunale di musica moderna (la Scuola di Musica Ca' Vaina)
maturando così un certo senso di appartenenza alla comunità imolese. Allo
stesso tempo il mio accento abruzzese mi denunciava come un outsider. La stessa
situazione si è verificata quando mi sono trasferito a Copenaghen e questa sensazione di semi-appartenenza persiste
tuttora. Come tanti artisti italiani che non si sentivano sufficientemente
'compresi' in Italia, avevo anch'io a lungo fantasticato sull'esistenza di un
luogo più accogliente, forse più colto, forse più aperto verso nuove proposte
artistiche e auspicabilmente più disposto ad investire su una musica di ricerca
e non commerciale. Fu soprattutto questa visione, insieme ad altri motivi, ciò
che mi spinse a trasferirmi.
Ci sono delle differenze profonde, in campo musicale,
tra l'Italia quale nazione di cultura, e il nord Europa, di cui la Danimarca è uno degli esempi. La
differenza più macroscopica per quanto riguarda il mio settore, è il ruolo
delle istituzioni nell'investimento economico sulla cultura. In Danimarca ci
sono più finanziamenti pubblici e privati per produrre cultura e questi
finanziamenti sono elargiti sulla base di progetti scelti e secondo modalità
meritocratiche. In Italia invece le risorse economiche, per lo meno nei settori
che non hanno una lunga tradizione di supporto pubblico, spuntano solo quando
il prodotto culturale è già stato realizzato e si presta ad una qualche logica
commerciale, propagandistica, turistica o di intrattenimento. In Danimarca,
nonostante siano presenti tutte le dinamiche commerciali e mediatiche che
conosciamo in Italia, lo Stato interviene in campo culturale stanziando fondi
per "generare" una cultura che non esisterebbe senza la disponibilità
degli stessi. Un progetto, in Danimarca, se di qualità, poiché la competizione
è alta, può ottenere un finanziamento e può dar vita ad un prodotto culturale
che non necessariamente è scelto sulla base di logiche commerciali. In un certo
senso le istituzioni controbilanciano le dinamiche del mercato cercando di dare
voce anche a quelle forme d'arte che non si adattano alle logiche commerciali.
In Italia è quasi impossibile progettare a lungo
termine poiché è difficile trovare risorse che coprano i costi e il tempo della
progettazione. Questa situazione genera un problema strutturale poiché la
progettualità si impoverisce, vive col fiato corto. Un artista che ha buone
idee deve metterle in pratica nell'immediato e cercare di concretizzarle, non
può pensare a lungo termine e sviluppare un progetto negli anni perché questo
non gli è riconosciuto, per cui si genera un cambiamento del ruolo dell'artista
rispetto alla società in cui vive. Idealmente un artista che progetta a lungo
termine ha un ruolo interlocutorio con la comunità con cui si relaziona e
propone ad essa delle visioni, delle alternative. D'altro canto un artista che
non progetta, oppure lo fa in maniera rinunciataria e solo a breve termine,
ripiega su un ruolo servile rispetto alla comunità, ne nutre il bisogno sul
piano dell'intrattenimento, anche se di qualità. In fondo finisce per dare alla
società ciò di cui la società ha bisogno al momento.
Nel corso della tua attività hai
riscontrato gradimento del pubblico in relazione ai lavori offerti? Le
Istituzioni ti hanno aiutato o sono rimaste indifferenti?
La
grande differenza che ho esperito durante i miei lavori in Italia, rispetto a
quelli in Danimarca, è stato nel rapporto
con le Istituzioni non con il pubblico. Le Istituzioni italiane sono statiche,
difficili da raggiungere, non c’è un rapporto diretto con l’artista. In
Danimarca, invece, le istituzioni sono vicine e comunicano, quindi l’artista s’interfaccia
ad esse, è sollecitato a proporre progetti che possono essere approvati e
finanziati, insomma c’è un rapporto costante. A Imola, partecipavo a bandi comunali o regionali per il
finanziamento di progetti per conto della scuola di musica che dirigevo, ma nel
caso di finanziamenti approvati avevo spesso la percezione che fossero erogati
su misura in base al peso politico del gruppo locale che rappresentavo (cioè la
cooperativa che gestiva la scuola di musica) e non in base alla qualità del
progetto. Questa situazione era decisamente poco stimolante! In Abruzzo si sono
presentate un paio di occasioni: al Teatro
Stabile d’Abruzzo all’Aquila e al Teatro
Marrucino di Chieti. Entrambe non andate a buon fine per dinamiche
politiche, dinamiche che in Danimarca non interferiscono con la produzione di
cultura. Le persone delegate a valutare i progetti sono persone specializzate
che non ricoprono ruoli politici. Hanno un mandato breve ma stabile, quindi
eventuali ribaltamenti della scena politica non mettono a repentaglio la
stabilità del sistema.
Il tuo lavoro si basa
principalmente sulla reinterpretazione di musiche di tradizione orale ed hai
realizzato diversi progetti su musiche abruzzesi, danesi e d’Europa. La tua
musica è, quindi, colta, d’èlite.
Una
buona parte dei miei progetti prende spunto dalla musica di tradizione orale,
la cosiddetta musica contadina, attraverso le registrazioni depositate nei diversi
Archivi di musica popolare. I miei primi progetti si basavano su un approccio
puramente musicale, in cui trascrivevo e studiavo il materiale originale per
poi reinterpretarlo attraverso un’orchestrazione delle melodie, a volte
aggiungendo idee musicali estranee al materiale originale. Di progetto in
progetto è in me emersa sempre più la necessità di comunicare all’ascoltatore
anche il processo che si celava dietro il risultato musicale finito, cioè la
fase di ricerca preliminare al mio lavoro creativo. Quando si ha a che fare con
la musica di tradizione orale ci si confronta con un mondo culturale che
tendenzialmente è sparito, ne restano solo delle tracce, raccolte e studiate
dagli etnomusicologi. Possiamo dire che da questo punto di vista
l’etnomusicologia sia quasi come l’archeologia ma nel caso dell’etnomusicologia
abbiamo a che fare con ritrovamenti ‘immateriali’, poiché la musica di
tradizione orale, in quanto tale, non è stata mai scritta ma tramandata
esclusivamente di memoria in memoria. Tornando al mio approccio nel
reinterpretare i canti che ascolto negli archivi di etnomusicologia, è per me
importante far capire a chi ascolta la mia musica che il risultato finale del
mio lavoro è, di fatto, una musica moderna, contemporanea, espressione
individuale della mia urgenza artistica che non vuole minimamente confondersi
con la tradizione orale contadina, che invece è qualcosa di antichissimo.
Infatti nel mio lavoro non uso strumenti tradizionali della musica contadina
bensì il pianoforte, il violino, le percussioni moderne ed altri strumenti
appartenenti al mondo della musica classica. Questa esigenza di prendere una
posizione distante e rispettosa rispetto al folklore che reinterpreto, in modo
da evitare ogni rischio di falsificazione o camouflage, mi ha portato
progressivamente a sviluppare una nuova forma di teatro musicale a metà fra il
documentario e l’opera.
Hai reinterpretato un canto
popolare abruzzese, La partenza della
sposa, del 2002, che hai utilizzato in un progetto teatrale presentato a
Copenaghen nel 2016. Cosa ti ha ispirato e con quale risultato?
C’è
un intero repertorio di ‘partenze’ in Abruzzo riconducibili sia alla forma
tipica di ‘partenza della sposa’ ma anche alla ‘partenza del pastore’ in
occasione della transumanza. È evidente che in Abruzzo il tema della partenza è
molto forte. La partenza della sposa è
un canto di augurio, ma che a tratti assume il carattere di un lamento, di un
canto di addio, che la madre della sposa canta alla figlia il giorno del
matrimonio. La partenza della sposa ha un carattere ambivalente poiché alterna
momenti di auspicio, in cui la madre invoca la fortuna sulla figlia augurandosi
che la nuova famiglia sia amorevole e accogliente come la famiglia d’origine, a
momenti di tristezza e nostalgia poiché si tratta comunque di un forma di
abbandono. Nel tipo di comunità tradizionale in cui il canto si è sviluppato, il
matrimonio era un taglio definitivo tra la figlia e la famiglia d’origine,
quindi sostanzialmente la partenza della sposa è un canto d’addio. La versione
originale di questo canto è stata registrata dall’etnomusicologo abruzzese Domenico Di Virgilio.
La tua musica ‘applicata’, se
posso usare questo termine, è stata scritta per il teatro. Raccontaci di
quest’esperienza e se puoi definirti un compositore poliedrico.
Quando
parliamo di musica per il teatro, spesso pensiamo alla musica di scena, ma non
è il mio caso. Il teatro è stato per me il luogo di arrivo attraverso un
percorso in cui ho cercato di rimettere in discussione la forma del concerto.
Non mi sembrava più sufficiente presentare all’ascoltatore il risultato finale
delle mie reinterpretazioni di canti tradizionali. Sentivo la necessità di
coinvolgere l’ascoltatore anche nel processo di ricerca e di rielaborazione del
materiale. Il Teatro è diventato il contenitore ideale in cui sviluppare una
drammaturgia che coinvolga anche il materiale documentario, le fonti, gli
aneddoti che ruotano intorno alla registrazione di un determinato brano, il
rapporto tra l’etnomusicologo e il cantante, quindi possiamo parlare, nel mio
caso, di un teatro musicale documentario più che di musica per il teatro.
Definirmi un compositore poliedrico? Dovrebbe dirlo qualcun altro!
Sei a Roma presso l’Accademia di
Danimarca per lavorare alla tua nuova opera-documentario. Illuminaci!
Lo
scopo di questo soggiorno a Roma è
lo studio di alcune raccolte di musica popolare conservate presso l’Archivio di
Etnomusicologia di Santa Cecilia, in particolare le raccolte di Alan Lomax e Diego Carpitella, due etnomusicologi quasi leggendari che hanno
lavorato in Italia dalla metà degli anni ’50. Il risultato del mio lavoro sarà inizialmente
un programma da concerto che presenterò con il mio ensemble in anteprima a giugno,
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen.
Successivamente continuerò ad elaborare questo materiale che auspicabilmente
dovrebbe diventare una nuova opera-documentario. Nel definire questa forma di
teatro musicale mi riferisco all’opera non tanto per ciò che essa rappresenta
oggi nell’immaginario collettivo, ma alla sua capacità di innalzare la storia
raccontata su un piano mitico, anche se si tratta della storia di un uomo
realmente esistito. Nello specifico le mie opere narrano le vicende degli
etnomusicologi che attraversarono le campagne verso la metà del secolo scorso per
dare voce a un popolo che altrimenti sarebbe rimasto silente nella storia della
musica (la musica contadina essendo tramandata di memoria in memoria, senza
l’uso della scrittura, non avrebbe lasciato tracce nella storia umana senza
l’intervento e la documentazione da parte di questi etnomusicologi).
Come si può stimolare nell’ascoltatore
la comprensione linguistica della tua musica?
Accettando
l’assioma, pur discutibile, per cui la musica sia un linguaggio; un compositore
propone una sua personalizzazione di questo linguaggio. Ci sono molti
ingredienti che fanno parte della mia musica: certamente l’eredità della musica
classica europea, le fonti etnomusicologiche delle regioni che ho studiato in
relazione ai progetti, come appunto quello sulla musica abruzzese, danese,
emiliana e non ultimo quella armena. Altro elemento importante è il minimalismo
musicale, di provenienza statunitense. Nelle mie composizioni cerco di sintetizzare
due mondi musicali, quello classico europeo (e americano) e quello popolare con
l’uso di ostinati ritmici, di elementi ripetitivi che generano una dimensione a
volte ipnotica ma anche ricca di contrasti quasi violenti. In questo modo cerco
di portare l’ascoltatore verso uno stato percettivo diverso, quasi rituale. Ed
è il risultato della mia reinterpretazione di canti tradizionali.
Quali tracce faresti ascoltare ai
tuoi futuri estimatori?
Sicuramente
La partenza della sposa e, a seguire,
Nu giovane, Quadriglia che è un brano strumentale con un intervento più
pesante, L’ultimo abbraccio, ispirato
ad un canto tradizionale ma che presenta un testo d’autore (di Nicola D’Alessandro), tratti dal Cd
‘Scura Maje’ pubblicato da Menabò. Inoltre farei ascoltare/vedere il trailer
della mia ultima opera ‘Dansejaeger’
(Il cacciatore di danze), presentata a giugno 2016 in cinque rappresentazioni
al Betty Nansen Teatret, uno dei
teatri più prestigiosi della Danimarca.
Lo spettacolo racconta la vicenda dell’etnomusicologo danese Andreas Fridolin Weis Bentzon che alla
fine degli anni ‘50 fu il primo a registrare e a documentare approfonditamente
le launeddas sarde, uno strumento antichissimo allora in via di estinzione,
riuscendo al tempo stesso a rivitalizzare questa tradizione. In questo spettacolo
racconto sia l’aspetto storico/biografico di questo giovane etnomusicologo,
morto nel 1971 all’età di trentacinque anni, sia racconto alcuni aspetti della
musica tradizionale sarda.
Cosa vedi nel tuo futuro musicale?
Sono molto
soddisfatto delle cose che stanno accadendo, quindi non penso molto al futuro.
Sicuramente voglio continuare a sviluppare in maniera ancor più coraggiosa ed
ambiziosa questo approccio poetico-documentaristico alle musiche che amo. Ho
anche in programma di suonare di più perché, da quando sono in Danimarca, l’aver avuto successo come
compositore ha ridotto un po’ il mio lavoro come interprete. Comporre resta il
mio obiettivo principale ma il rapporto quasi fisico che si instaura con il
pubblico nel momento della performance è un valore aggiunto alla mia attività e
che mi alimenta. Ho intenzione, quindi, di dedicare più tempo a progetti in cui
la mia presenza in scena come musicista sia maggiore. Un mio ulteriore
obiettivo è sviluppare uno di questi progetti di teatro musicale documentario
in Italia, ed in particolar modo in Abruzzo,
regione che ha rappresentato per me il primo elemento d’ispirazione nel percorso
di ricerca che poi ho sviluppato negli anni, lontano dall’Abruzzo, ma spesso
riferendomi a questa prima fascinazione.
Grazie Mauro per
l’intervista, per la tua musica colta, per la tua performance al pianoforte del
San Carlo, per la vigorosa espressione della tua arte. Forte nelle
reinterpretazioni e gentile nell’accurata ricerca. Buon sangue non mente! E
grazie a Virginio Giorgioni, responsabile
dell’Archivio Musicale del Teatro San
Carlo che, a sorpresa, ci ha condotti nel cuore del Teatro. A presto con un
posto in prima fila al Teatro San Carlo, al Teatro Stabile d’Abruzzo, al Teatro
Marrucino.
Franca Nocera
Selezione
discografica:
·
Works for Drums and Keyboards. 2014, Gateway
Music, København. Denmark
·
Cité-peau. Works for Drums and Piano. 2012, Gateway
Music, København. Denmark
·
Finisduo. Works for Alto Sax and Piano, II. 2011,
Philology, Macerata, Italien
·
Rabazera. Musica arcaica e musica nuova. 2007, Ca’
Vaina, Imola. Italien
·
Piano Solo. 2004, Lugo. Italien
·
Tribù italiche. Abruzzo. 2003, EDT, Torino. Italien
·
Ninna nanne dal mondo. 2003, Efeso, Bologna. Italien
·
La Partenza della Sposa. 2002, Ecamlab, Pescara.
Italien
·
Scura Maje. 2001, Menabò, Ortona. Italien
Opere musicali:
·
Dansejægeren (The Dance Hunter). Betty Nansen Tater, June 2016. Copenhagen, Denmark
·
Syng for fremtiden, Ingeborg! (Sing to the future, Ingeborg!) Københavns Musikteater, 2013. Copenhagen, Denmark
·
Qualcosa di’mbina, Italian Culture Institute, 2010.
Denmark (concert version).